1.求一本关于油画大师杰克逊·波洛克的书籍名字(不是油画集),毕
波洛克——世界名画家全集
内容简介:
波洛克,美国滴彩画大师,被誉为美国历史上最伟大的画家。以独创的自动滴洒技法造就他的传奇画业。波洛克的艺术具有强烈的个人象征与投射,喷洒飞溅的线条是画家精神不安的宣泄,其泼洒的活力也正在反映美国在现代艺坛奔放突破的表现。一手提着颜料桶,一手挥笔向脚下的画布倾注滴洒。
他挥霍的不仞是那满洒的漆料,更是一整个西方绘画的传统。从此他将绘画技法及内容作了彻底的改写,亦为现代绘画重新下了崭新的定义。
杰克森·波洛克(Jackson Pollock,1912-1956)
美国抽象表现主义画家。是二次世界大战以后,在世界范围里新美国绘画的象征。波洛克是抽象表现主义的先驱,是20世纪最有影响力的艺术家之一,以其在帆布上很随意地泼溅颜料、洒出流线的技艺而著称,他的作品往往具有难以忘怀的自然品质。
不是画册,当当上有。
2.表现主义的具体简介
巴尼特·纽曼是抽象表现主义艺术家中最为理智的艺术家之一,他的艺术充满着神秘感和不可知的东西。在一篇未发表的论文,或者说是"自白"中,纽曼阐发了他的观点,明确指出他艺术的题材在最广泛的意义上讲,是创造的神秘与人类存在的含义。在其他的许多文章中,他写道:"……(艺术家)以他的欲望、他的意志来建立有序的真理,那便是他对生命与死亡的神秘性的态度的表达。可以说,艺术家像一个真正的创造者那样探究宇宙。恰恰是这一点使得他成为艺术家。"40年代,纽曼专注于犹太神话中关于创世的传说,这些传说不仅来自于《创世记》,还来自于希伯莱的神秘哲学以及整个犹太神秘思想的传统。大约在1946年,纽曼开始发展出一种绘画形象: 一条光带垂直地从画布的一边通向另一边。这一符号使人想起在《创世记》和希伯莱神秘哲学中不断出现的文学上的暗喻--光作为创造的象征。同时,纽曼也接近另一个传统,即将上帝和人类共同比喻成一束光--造物者与被造者同体。在一组名为‖瞬间‖的绘画中,第一次出现了色带。色带处于柔和的背景之下,纽曼对此并不满意。最后他终于在1948年创作的‖单一Ⅰ‖中找到了最满意的解决。画面是统一的暗镉红的背景下,一条细细的亮镉红色带垂直地深入画面。巴尼特·纽曼是抽象表现主义艺术家中最为理智的艺术家之一,他的艺术充满着神秘感和不可知的东西。在一篇未发表的论文,或者说是"自白"中,纽曼阐发了他的观点,明确指出他艺术的题材在最广泛的意义上讲,是创造的神秘与人类存在的含义。在其他的许多文章中,他写道:"……(艺术家)以他的欲望、他的意志来建立有序的真理,那便是他对生命与死亡的神秘性的态度的表达。可以说,艺术家像一个真正的创造者那样探究宇宙。恰恰是这一点使得他成为艺术家。"40年代,纽曼专注于犹太神话中关于创世的传说,这些传说不仅来自于《创世记》,还来自于希伯莱的神秘哲学以及整个犹太神秘思想的传统。大约在1946年,纽曼开始发展出一种绘画形象: 一条光带垂直地从画布的一边通向另一边。这一符号使人想起在《创世记》和希伯莱神秘哲学中不断出现的文学上的暗喻--光作为创造的象征。同时,纽曼也接近另一个传统,即将上帝和人类共同比喻成一束光--造物者与被造者同体。在一组名为‖瞬间‖的绘画中,第一次出现了色带。色带处于柔和的背景之下,纽曼对此并不满意。最后他终于在1948年创作的‖单一Ⅰ‖中找到了最满意的解决。画面是统一的暗镉红的背景下,一条细细的亮镉红色带垂直地深入画面的中心。他把光带称作"zip",这个形象不仅重新扮演了上帝最初的姿势,还描述了姿势本身:一个独立的形,人类--唯一的直立行走的动物,亚当,男子气概,勃起。
在之后的几年里,纽曼一直朝着这个思路发展,做了各种变体,‖亚当‖即是其一。这件作品尤其在色彩和标题的使用上,似乎直接回到了‖单一Ⅰ‖。这里不仅"zip"象征着人类,其棕红的背景下桔红的色带也许暗示着神秘哲学对《创世记》解释中的另一个象征。这涉及到希伯莱语中adamah和adom之间的关系。Adamah意为"大地",亚当的名字直接由此而来(上帝用泥土造人),而adom意为"红色"。纽曼也许将色彩与大地及亚当在"创造"的主题中共同联系起来。与‖亚当‖相应还有一件‖夏娃‖,他是将二者作为一对来构思的,相继画了两幅画后便命名为‖亚当‖和‖夏娃‖。
3.写关于油画风景的毕业论文怎么命题
我们置身于绘画艺术的历史长廊,欣赏艺术大师的作品,在折服于他们精湛的技艺同时更惊叹艺术长河的博大,为我们呈现出精彩的艺术瑰宝。
不同时代的艺术都以他独特的审美情趣展现在世人面前。 油画对于我们来说是一个外来画种,诞生在重科学、重自然、以写实为主要表现手法的欧洲,一开始就给其带上了写实的神秘面纱。
让后人为之不断探索,如三度空间的立体观念、明暗的造型体系与条件色的色彩关系。正因为这种写实油画手法的运用,使油画比中国画更具有真实性。
几百年来油画大师林立、放出耀眼的光辉,不能不说这与油画本身有很大的关系,从而使其成为屹立于世界艺术,无论从时间或空间上来说都是广泛传播的大画种。 纵观历史可知油画是在欧洲起源发展的。
“油画”这个名称以清楚的告诉我们,他是采用油性物质作为黏着颜料的媒介,在布、纸、木板等材料上塑造艺术形象的绘画。油画是从15世纪以前蜡画法、蛋胶画法上逐渐地发展起来的。
15世纪初期的尼德兰(荷兰)画家凡•爱克兄弟是油画的奠基人。凡•爱克兄弟完成了以胶为介质向油为介质的转换。
他们在前人尝试用油溶解颜料的基础上,用亚麻油和核桃油作为调和剂作画,作画时运笔流畅并能反复覆盖修改,干透后的颜料附着力强,色泽鲜艳,不易剥落和退色。新材料和新技法的运用很快流传全欧洲。
因此这是油画发展史上的一个重要转折点。 在我们所欣赏到的油画最初起源是服务于宗教,是宗教的活动的重要组成部分。
在欧洲中世纪文化中,基督教影响着社会的意识形态和生活方式。绘画艺术也因此成为奴婢不可避免地具有浓厚的宗教色彩,成为“图画的圣经”为基督教服务。
这时期比较有名的是非写实性的宗教题材。 15世纪的欧洲伴随着资本主义萌芽的产生,文艺复兴运动的出现是人类思想的一次大解放,它促进了文化艺术的繁荣和近代科学的飞跃,人文主义思想出于对宗教的批判,有着关注社会现实的积极要求,新兴的社会崇尚自然、科学,于是艺术也就由一种形态转化为另一种形态,从自然出发体现出了艺术的世俗化,许多著名画家为逐渐摆脱单一的以基督教经典为题材的创作,开始对当时生活中的人物、风景、物品进行观察和直接描绘,使宗教题材的作品含带明显的现实世俗因素,有的画家完全描绘现实生活的实景。
文艺复兴时代的画家继承了希腊、罗马的艺术观念,即不仅注重作品要描述某一事件或事实,还要揭示出事件或事实的前因后果,于是形成了注重构思典型情节和塑造典型形象的艺术手法。与此同时,画家还分别探索解剖学、透视学在绘画中的运用、画面明暗分布的作用等,形成了造型的科学原理。
人体解剖学的运用使绘画中的人物造型有了如同真实般 准确的比例、形体、结构关系;焦点透视法的建立使绘 画通过构图形成幻觉的深度空间,画中的景物与现实中 定向的瞬间视觉感受相同;明暗法使画中的物象统一在一个主要光源发出的光线下,形成由近及远的清晰层次。人文主义的艺术主题与追求写实的造型观念在其他画种中所以不能完善,是因为工具材料的限制,而油画工具材料性能正适于将二者充分体现出来。
因而,古典油画 成为经长期制作的、高度写实的面貌。文艺复兴三杰他们结合了科学研究的成果,把解剖学、透视学和光学的原理应用于绘画中,他们的作品具有坚实的素描基础,准确的线条透视,严谨的形体结构,丰富的明暗层次,使作品中的人物具有立体感和空间感 17世纪是欧洲古典油画迅速发展的时期,不同地区、国家的画家依据自己生活的社会背景、民族气质,在油 画语言上进行了不同的深向探索,油画的种类按题材划 分为历史画、宗教故事画、团体肖像、个人肖像、风景 画、静物画、风俗画等。
油画技法也日臻丰富,并形成 了各国、各地区的学派。 17世纪的一部分油画强调了油画的光感,运用色彩冷暖对比、明暗强度对比、厚薄层次对比进行光感的创造,形成画面戏剧性气氛。
意大利画家卡拉瓦乔打破了他之前油画中有序和谐的光感效果,他强化画面上明暗的对比,往往用画面背景平面的大片暗部衬托前景明亮的人物,令人感到画中光线耀眼。西班牙画家格列柯将景物处理成处在斑驳的光影之下,他不是从明暗两大体面,而是从间断错落的明暗分布进行造型,色彩的冷暖也形成间断的连续变化,用笔凝重,色彩层面在挤压中互相渗化,画面给人扑朔迷离的效果,有的甚至充盈着神秘与不安的气氛。
荷兰画家伦勃朗也把画中的光感作为表现人的精神状态的一种手段,他所作大量的人物肖像中,人物都处在大块暗部的笼罩中,唯表现神情的脸、手等重要部分显出鲜明的亮度。他运用沉着的颜色在暗部多层薄涂,使暗部显得深邃,画亮部则用厚涂和画刀堆色法,造成厚重的体量感。
同时期,笔触的运用也被许多画家侧重探索。笔触是带有颜料的油画笔在画布上运动的痕迹,早期油画全幅各部分颜料层厚薄比较一致,运笔力度均匀,几乎不显露出笔触。
17世纪的画家注意到笔触的运动受创作时心境和情感律动的驱使,画家在作画时能产生控制笔触动势的情感,笔触的轻、重、缓、急和运动方向不仅使被塑造的形象显出生动感。
4.现实主义美术的主要特点
20世纪以来具有前卫特色、与传统文艺分道扬镳的各种美术流派和思潮,又称现代派。
发展状况 现代主义的源流可以追溯到法国的印象主义。19世纪80年代,法国的后印象主义、新印象主义和象征主义画家们提出的“艺术语言自身的独立价值”、“绘画不作自然的仆从”、“绘画摆脱对文学、历史的依赖”、“为艺术而艺术”等观念,是现代主义美术体系的理论基础,所以,法国后印象主义画家P.塞尚这位在作品中追求绘画语言的几何结构和形体美感的画家,被人们称作“现代绘画之父”。
较为明显的现代主义绘画风格首先是在法国野兽主义画家们的作品中出现的。以H.马蒂斯为代表的一群年轻画家,在1905年的巴黎秋季沙龙中,展出了一批风格狂野、艺术语言夸张、变形而颇有表现力的作品,被人们称作“野兽群”,由此“野兽主义”得名。
1908年,另一群年轻画家以P.毕加索、G.布拉克为代表,在法国推出立体主义绘画。立体主义的原则最初出现在毕加索的油画《亚威农少女》中。
这幅画被认为是传统艺术与现代艺术的分水岭。立体主义用块面的结构关系来分析物体,表现体面的重叠、交错的美感,是立体主义追求的目标。
野兽主义和立体主义都从非洲雕塑中吸收了养料,它们的艺术语言与传统法则相去甚远,标志着现代主义已进入自我确立的阶段。与此同时,在德国1905年组织的桥社、1909年成立的青骑士社等表现主义社团崛起。
它们的美学目标和艺术追求与法国的野兽主义相似,只是带有浓厚的北欧色彩与德意志民族传统的特色。如果说表现主义受工业科技的影响,表现物体静态的美,那么在意大利兴起的未来主义则在现代工业科技的刺激下,用分解物体的方法来表现运动的场面和动的感觉。
他们还热衷于用线和色彩描绘一系列重叠的形和连续的层次交错与组合,并且试图用线来描绘光和声音。 上述思潮和运动,特别是未来主义,在雕塑领域内均有所反映。
未来主义的画家和雕塑家U.博乔尼于1912年4月签署关于雕塑艺术的宣言,并把未来主义的原则运用到自己的作品中,代表作为《在空间连续的形》(1913)。 相应的现代主义美术思潮在20世纪初的俄国也相当活跃。
除了受立体主义和未来主义影响产生的一些社团外,俄国的构成主义对现代艺术探讨如何表现工业美方面有独特的贡献。 抽象主义的美术作品最早于1910年前后产生。
首先从事抽象主义艺术创造的是参与德国青骑士社活动的俄国画家W.康定斯基。他用点、线、面的组合、构成,参照音乐的表现语言,用绘画来传达观念和情绪。
他的著作《论艺术中的精神》(1912)、《点、线、面》(1923)等奠定了抽象主义的理论基础。作为实践家,他主要从事抒情抽象绘画的创造,但同时也在几何抽象方面有所探索。
俄国的画家K.C.马列维奇于1913年左右创建的至上主义,属于几何抽象的范畴。至上主义在平面构成上的努力,在探讨艺术的虚、空、无方面的尝试,应该说是有意义的。
真正奠定几何抽象主义理论基础和在艺术实践上有突出贡献的是荷兰画家P.蒙德里安创建的风格派(或称新造型主义)。在整个20世纪,抽象主义基本上遵循着抒情的抽象和几何的抽象两个方面发展,只是在各个阶段有所变化而已。
康定斯基:《第一抽象水彩画》 第一次世界大战期间在瑞士苏黎世出现的达达主义社团,影响波及欧美各国。在法国、德国都有达达美术社团。
达达主义反对战争,反对权威和反对传统,同时也反对艺术,反对一切,作为社团它必然要走到自我否定的境地。达达的虚无主义和反传统的精神,贯穿在整个西方现代文艺的进程之中。
在平面的绘画中采用拼贴手法,把偶然性、机遇性运用在美术创作中,是达达对现代美术的贡献。 超现实主义的社团是从达达内部分化出来的。
它用建设性的态度对待艺术创作,以取代达达主义的破坏和挑战。它直接从弗洛伊德的潜意识学说中汲取思想养料,并以弗洛伊德的理论作为这一艺术运动的指导思想。
超现实主义的美术家们从儿童、精神病患者、梦境中汲取灵感,致力于探讨人类经验的先验层面,试图突破现实观念,把现实观念与本能、潜意识和梦的经验相糅合,以达到一种绝对的和超现实的境界。超现实主义者常常采用出其不意的偶然结合、无意识的发现、现成物的拼集等手法。
写实与抽象的语言在他们的作品兼而有之。从1924年以后到30年代末,是超现实主义美术的活跃期。
30年代以后,作为艺术运动,超现实主义逐渐冷寂,但许多重要的超现实主义画家仍然活跃于欧洲和美国画坛。 波伊斯:《向兔子解释图画》 第二次世界大战以后曾在美国产生的抽象表现主义(又称行动绘画或纽约画派),是集表现主义、抽象主义和超现实主义大成的流派,也是重视个性、重视风格的现代派绘画顶峰。
抽象表现主义强调创作者行动的自由性、自动性和无目的性,把创作行为本身提高到重要的位置,已经孕育着以创作者的行动作为艺术传播媒介的因素。 杜尚:《干燥的便盆》 继抽象表现主义之后产生的硬边抽象、后绘画性的抽象是几何抽象主义在新形势下的变化和发展,也说明艺术从强调主观感情到侧重于客观表现的转变。
这种转变在与抽象表现主义完。
5.毕业论文:浅析大学生利己主义的表现、原因及对策探析的目的及意义
首先要明白利己主义只是一些人对于人的表现的一种划分,而有还种表现的人,并一定意识到它,并以奉行利己主义为主。
一种表现,重要在琢磨它的内在动机,而不是仅仅解决某种表现,或者带有某种表现的人。即,首先要明白自己论文题目的局限性,片面性。
利己主义,对立面是利他主义,而利他主义的前提是自己要先有利他主义的能力,所以要先把自己利好。不然,就是给别人添麻烦,是以好心名义做坏事,动机是好的,但结果是坏的。
反之,利己主义也会有以利己为目的但做了好事的情况。如果要深入探析,一定要注意探究的尺度,不然你会发现所有的表现都有一个身不由己的原因。
既然要分析利己主义,就一定不要在它的好的一面浪费篇幅,毕竟阴阳都是一体,但题目是说它的坏,就绝对不能说好的一面,哪怕它放在稍微大一点的尺度是一个根本无意义的论题。
6.求好心人帮忙给个 关于油画作品的论文
那要看你对哪类油画感兴趣了啊,还有要跟你的毕业创作联系在一起最好. 题目最好是结合你最感兴趣的流派或大师和你自己或当代生活. 可以有两个标题.比如说 这样几个关键词就都可以表达你论文的内容了. 或者最好的是和你自己的创作紧密联系的 比如你的创作是以技法为噱头,那么就论个技法创新什么的.以精神指向为噱头的话就搞个哲一点的名字,或者像散文一样的,都可以.根据你自己的情况吧 论文参考如下:选择关键字:1.乡土油画题材在中国的地位、发展现状。
2.油画语言的表达特点及独特规律。3.美术创作中怎样体现人文精神、民族。
4.浅析中国经济与艺术发展关系。摘要:创作设计指导方向 1、版画 2、油画 3、平面设计论文指导方向:1、美术创作中的人性化运用。
2、油画创作的色彩运用3、书籍封面的构成。4、文学作品插图的艺术性。
5、美术创作中的人性化运用中国版画研究:1.试析设计中绘画元素的运用。2.试论黑白木刻中点、线、面的运用。
3.试析绘画中的形式与精神的关系。4.浅析黑白木刻中灰色的组织及表现。
5.我看当代艺术理想的演变。6.绘画创作中的个性表现——谈谈我的毕业创作。
7.中国山水画和西方风景画的比较。8.浅析中国画人物的形神论。
9.传承、创新、流行——浅谈中国画艺术的现状。10当代西方绘画对中国绘画的影响。
11当代室内设计的观点与发展。12装饰设计表现形态的多样性。
13浅谈现代重色彩画中色彩的运用。14浅论谢赫的“六法论”对中国画的影响。
古代园林与现代环艺设计。15传统因素在现代设计中的运用(比如中国画的造型、色彩、构图等因素在设计中的运用)。
16浅论《清明上河图》的历史地位以及影响。17现代流行文化对绘画的影响。
18绘画(或设计)中的个人风格。19设计中的人性化问题。
20论新具像绘画的兴起与其体现的时代特征。21论色彩的分寸及其在油画创作中的运用。
22论线条在绘画语言中的表现力。23装饰设计表现形态的多样性。
24色彩在室内设计中的运用。25绘画创作的技法与形式语言的研究。
26少数民族服饰、用具图案的研究。27艺术作品中的情感、形式及表现因素。
28室内装饰的精神的个性化。29广告发展中国际化与本土化。
30论色彩的分寸及其在油画创作中的运用。31造型基础训练与创作及设计的关系。
32艺术中的民族精神体现。33造型艺术中的个性化特征及寓于形式的“趣、奇、情、理”。
34论绘画的再现与表现及写真与变实。35民间美术的发掘、传承与保护。
36大美术”教学的社会调研。37少数民族服饰、用具图案的研究。
38艺术作品中的情感、形式及表现因素。39寻找生命中的个性特征——关于绘画创作的思考40谈基础素描中的创造性思维。
41浅析艺术设计专业素描教学的意义。创作之我见—关于油画艺术的思考内容 提要: 美术作品的创作是一种复杂的精神活动和生产制作活动,是现实生活在画家头脑里的反映的产物。
艺术 美是真善美的高度统一,它是一切艺术创作必须设定的自觉的目的。每个艺术家都应该在其作品中显现出他对于美的独特感受和理解。
现实美和现实丑都是美术创作的源泉。通常被看作内容的东西,只是艺术借以表现自身的真正形式,而通常认为只是形式的东西,恰恰构成了一件艺术品的真正内容。
美术作品是通过形象和技法手段传达作者感情思想以及审美理想的载体。 关键词:艺术创作 艺术美 现实美 现实丑 内容 形式 美术作品的创作,是一种复杂的精神活动和生产制作活动。
它包括两个相互衣存、互为表里的方面:一是对 社会 生活的观察、体验和审美认识;二是运用物质媒介材料和技艺手段将这种审美认识表现出来,使其物化。这样,一幅油画作品在成为艺术品之前,则要经历两个大的阶段,前者是创作的构思活动阶段,后者是美术创作的传达活动阶段。
这种创作活动是一种追求艺术美的过程。那么,怎样的作品才是真正的艺术作品呢?或者说什么样的作品才具有艺术价值?苏珊-朗格说:“艺术是人类情感的符号形式的创造,一切艺术都是创造出来的表现人类情感的知觉形式,这种创造出来的形式是供我们的感官去知觉或供我们想象的,而它所表现的东西就是人类情感。”
在希腊语中,艺术一词兼有两种涵义:一是指美的作品;二是指创造、技巧、技艺。艺术品就是具有审美价值的人工技术制品。
由此,我们又可得出一点启示,当我们称赞一部艺术品优美时,往往是蕴涵着两层意义:一是指这件作品的表现形态非常优美,二是指这件作品的制作技艺非常优美。这两种不同的评价,前者对物、对作品。
后者对人、对艺术家。一件真正的艺术作品,必须满足两个基本条件:一是它必须是人类劳动和智慧的创造物,二是它必须能给人以精神上的愉快感受,即具有审美价值。
这两点,可以说是艺术品与伪艺术品相区别的根本特征。首先我们应当排除一种错觉。
有人认为,凡是优美的事物,就都属于艺术。这种看法没有区分优美中的 自然 美与艺术美。
而自然美尽管可以是艺术的对象,却绝不是真正的艺术本身。油画创作表现的是自然美,是对现实美的再创造。
但艺术美不等于自然美,它高于自然美。油画作品反映的是现实美,现实中。
7.油画材料性是什么,毕业论文上的
2,材料性,指油画画种所使用的底材、底料包括颜料、调和剂等全部材料所呈现出的物质特性和视觉特征。
通俗地解释,可以和水粉画做对比,水粉画画在纸面,单纯使用水调色,颜料在绘画过程中与纸面纤维发生渗透结合,干燥后水分完全蒸发,留下的色层是由植物胶固结的颜料粉,呈现出亚光的效果,而且干燥后的颜料比湿润时颜色浅、灰,呈现粉的效果。而油画是用干性植物油调和颜料画在涂刷过底料的布面,色层不会下渗与底材渗透结合,颜料层也是独立分层的,调和剂干燥后不会蒸发,而是结成半透明的膜,保留颜料的厚度和肌理,并保留颜料的彩度,干燥后颜料不会变浅,而是微微变暗变灰,这个变化程度远小于水粉,所以呈现出比较新鲜滋润的视觉效果,加上基底的布纹,就产生了丰富的肌理语言和质感语言。
而使用各种上光剂和不同的调和方法及技法,也会赋予油画千变万化的材料视觉效果。这就是油画的材料性。
3,绘画性与材料性的结合:这是一个伪命题,因为不存在独立于绘画性的材料性或独立于材料性的绘画性,比如伦勃朗的绘画作品,画中厚重的笔触和色层既是他的绘画语言,也是他的材料语言,如果不借助油画的厚重材料肌理,就无法实现气势磅礴的绘画性。同样的,安格尔的新古典主义画作正是借助间接画法的薄色层叠加出的釉面般明亮的质感来表现明媚的色调和温润的肌肤,如果让他用伦勃朗的笔法去画同一个美女,就无法实现新古典主义的美感特征。
4,发展意义,更是一个伪命题,因为自从油画诞生之日起,绘画性就是紧密与材料性结合的,凡艾克之前早有画家用亚麻油画画,最早的要比他早几个世纪,之所以称他为油画的创始者,正是因为他第一次做到将油画的材料性在绘画中表达得最为准确,并研制出了稳定的材料配方,这之后每一个流派都是从不同的角度在挖掘油画材料语言的各种可能性,并使它满足自己流派的风格表现需求。只是在中国,因为油画自引进之日起既是先天不足的,一直在用画水粉的方法画油画,一直没有解决油画材料性的基本问题,所以始终假装外国油画也没有解决这个问题,假装自己能够第一个登上火星。
真是贻笑大方。
8.康定斯基是什么主义
瓦里西·康定斯基是著名的绘画家和美术理论家,现代抽象艺术理论和实践的奠基人,同时被认为是抽象艺术先驱,被誉为“抽象主义之父”。
康定斯基出生于一个知识分子家庭,从小就受到了良好的教育,1900年在慕尼黑美术学院毕业后,康定斯基成为了一名职业画家,并与1908年开始了自己职业艺术的生涯。回顾康定斯基的绘画历程,他的一生为我们留下了738幅油画和730幅水彩画以及大量的绘画理论著作,康定斯基一生的绘画历程可以分为三个阶段,从这三个阶段中,我们可以清晰地看到康定斯基绘画风格以及绘画理论的形成发展理论。
1896--1908是康定斯基绘画历程的第一阶段,这一阶段印象画派对光与色彩的运用奠定了康定斯基对抽象艺术的基础,这一时期的代表作有《马上情侣》、《莫尔诺街上的女人》等;1909--1914是康定斯基绘画历程的第二阶段,这一时期的绘画风格表现为非理性的抽象表现主义,原来会面中的人物、事物、风景等完全被色彩与符号化元素取代,并且画面中还隐藏着大量的隐喻和象征,这一时期的代表作有《第一幅水彩抽象画》、《即兴的第30号(炮击)》、《逃亡曲》等;1922--1933是康定斯基绘画历程的第三阶段,这个阶段是其抽象主义绘画的成熟期,同时也是其绘画理论体系的成熟阶段,这个阶段的代表作有《构成第8号》、《两个锯齿形》、《无题》等,除了绘画作品,康定斯基还写了大量的理论著作,如《点、线、面》、《绘画基本元素分析》、《艺术教学》等。康定斯基对抽象绘画的理论与实践做出了巨大贡献,本文就以此为切入点,试分析康定斯基与抽象主义绘画。
一、康定斯基的抽象主义理论 抽象主义又被称为抽象表现主义(Abstract Expression),是在第二次世界大战后兴起的一个绘画流派,抽象派这个名称由著名艺术评论家罗伯特·寇特兹首先提出。康定斯基作为抽象主义画派的代表人物,他与抽象主义画派有着深远的渊源。
抽象主义画派特指那些大胆创作抽象画的艺术家们,随着抽象主义画派在二战之后的崛起,它们打破了传统意义上的绘画特点,它们不再以和谐与理性作为衡量客观形式的唯一审美标准,而是将艺术表达的重点投向人们的内心以及精神世界,进而表现揭示出隐藏在人们内心深处的心理活动。抽象主义首先发源于美国,它的出现标志了一个新的艺术时代的到来,抽象主义作为一种全新的绘画语言,它重新挖掘出了隐藏在绘画内部的艺术表现力,希望从本上消除传统艺术审美观、世界观以及思维方式之间存在的隔阂。
抽象主义绘画特别强调一种无意识、自发式和随机性的创作理念。抽象主义画派的产生一方面是艺术发展过程中必然的经历的阶段,另一方面又与当时的社会环境必不可分,第二次世界大战之后,人们对外界的一切事物都是变化无常且偶然虚假的,似乎只有抽象的形式才是唯一的永恒。
康定斯基从小就显示出了在绘画方面的天赋,虽然在初开始的时候他并没有从事有关于绘画的行业但他一直痴迷于绘画之中而不能自拔,同时俄罗斯民间绘画和艺术装饰夸张的形式和色彩在康定斯基的心理留下了深刻的印象。在康定斯基抽象主义绘画思想形成的过程中,印象主义画派特别是莫奈的绘画作品在其中起到了决定性的作用,在此之前,他只知道绘画有现实主义,并不知道原来绘画也可以通过这种形式展示出来,正是因为印象画派的影响,他决定全心去意的从事绘画事业,从此之后他周游欧洲各国,希望可以深入的了解各国的绘画艺术文化,1910年康定斯基完成了现代绘画史上第一幅水彩抽象画,在此之后,一切的传统、理性、事物等一切表现形式在他的绘画中全部消失,取而代之的是一切存在于内心世界的不可明说的各种心理状态以及意识意向。
至此,康定斯基的绘画风格完全改变,成为了抽象主义画派的奠基人。二、康定斯基抽象主义绘画的主要观点 各种艺术流派在20世纪如雨后春笋般竞相崛起,而代表现代形式的艺术形式的流派无疑是其中最具有代表性的,而抽象主义画派又是众多艺术流派中最突出的一个。
康定斯基不仅重视绘画的实践过程,同时还重视绘画对理论的创作。 观点之一:“内在需要与内在声音”。
内在需要时康定斯基抽象主义绘画理论的核心思想,也就是说,只要是源于内心的,心灵需要的,那么就是美丽的,构成内在需要的元素有三个,第一,每个艺术家的内心都有着自己想要表现的东西,这是一个绘画家个性因素的表现;第二,每个艺术家都要表现出时代特有的东西,这是一个绘画家风格因素的表现;第三、每位艺术家有义务推动时代艺术的发展,我们可以看到,康定斯基的绘画作品在具有自己个性特点的同时也表现出了时代背景环境。内在声音也包括三个方面的内容,一是“通感”;二是“运动”以及“张力”;三是指宇宙精神的同一性。
康定斯基认为绘画与音乐有着相通之处,一幅画同样可以向我们传达着语言的声音,而且认为绘画的外在形式并不能表现出一幅作品的内容特征,一幅好的抽象作品必须具备其内在的张力感与力度感,只有这样才能显示出内在的生命感。